Histórico

Obras que estuvieron en cartel y que ya forman parte de nuestra amplia base de datos

 MATADERO

 
Tras su exitoso paso por Fringe 13, la compañía mejicana Vaca 35 Teatro en Grupo vuelve a ocupar el almacén en Naves del Español Matadero Madrid con Lo único que necesita una actriz es una gran obra y ganas de triunfar, creada a partir de Las buenas de Genet, que durante el pasado festival se prorrogó tras la buena acogida de público y crítica.   “La humildad sólo puede nacer de la humillación, si no, es falsa vanidad” dice Jean Genet en Querelle de Brest. El espectador no encontrará trajes ni decorados que indiquen un tiempo o un estilo determinado. El espacio se vuelve una propuesta en sí misma, el diálogo se da entre espacio y actriz tras eliminar todo a la mínima expresión con una estructura que pone al descubierto los límites reales y ficcionales del actor, del personaje, del espectador, del espacio y de la propia pieza dramática.  
Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y ganas de triunfar se articula a partir de dos temas centrales: el de la vida como vivencia mecánica y el del teatro como espacio de autenticidad en un mundo que ha transformado el arte en mercancía.  Busca, a través de temas universales, indagar sobre el mundo de Genet en base a la actuación, al teatro como única aparente salida, a la comida, la bebida, el baile y algún cuento de hadas, que nos aleje un poco, o nos acerque un mucho a la devastación de los estereotipos sociales, la marginación y nula posibilidad de algún tipo de expiación.   El almacén de Naves del Español es un lugar muy especial e ideal para esta función y que el espectador pueda vivir la obra de una forma muy directa ya que el aforo es de 25 personas.  

FICHA

Actrices:  Diana Magallón - Mari Carmen Ruiz Dirección y diseño espacial:  Damián Cervantes Producción ejecutiva: José Rafael Flores Asistencia de Producción: Laurelle Serrano Co-Producción: Ambienta Yoga - Enrique Cervantes Producción: Vaca 35 Teatro en Grupo Fecha Del 17 de diciembre 2013 al 12 de enero 2014 Sala Naves del Español - Almacén Horario 17, 18, 19, 20, 21, 26 de diciembre, 2 y 9 de enero 20:00h. 22 y 29 de diciembre, 5 y 12 de enero 19:00h. 27, 28 de diciembre, 3, 4, 10 y 11 de enero doble función 19:30 y 21:30h.    

TEATRO COFIDIS 

 
  • Faemino y Cansado regresan a Madrid con 'Como en casa ni hablar'. A partir del 21 de enero de 2014, todos los Martes en el Teatro Cofidis.
Faemino y Cansado vuelven con ¡Como en casa ni hablar! , su último, absurdo y polipondurrítico espectáculo solamente apto para cerebros destruidos, desechos de la sociedad y amas de casa jubiladas. La única pareja en el mundo de anfibios parlantes capaces de revolucionar a las masas, fomentar las cenas en vaso y curar la chepistrofia cejuda . ¡Como en casa ni hablar! Faemino y Cansado consiguen con ¡Como en casa ni hablar! la extra-madurez. Recordemos que la madurez ya la alcanzaron hace bastantes años. ¿Qué pretenden con este novísimo espectáculo? Pretender, pretender, nada. Lo que les gustaría es que la gente riera al menos 23 veces y que al salir del teatro fueran mejores personas y encontraran el sentido de la vida. ¿Y qué utilizan para ello? 26 frases de contenido hilarante desperdigadas durante la representación. Y dado que sólo buscan 23 carcajadas se trataría de: 1) cubrirse las espaldas o 2) un extra o bonus-track. Concretemos ¿En qué consiste ¡Como en casa ni hablar!?: Parodia del cómico “lasvegiense”, parodia del mimo “circosoliense”, parodia de la atracción “cruceriense”, parodia del “cuentachistiense”… y mucho salero. Este espectáculo ha sido creado entre la soledad de los campos y collados de Soria y la algarabía frenética e insoportable de la Cava Baja de Madrid ¡Y se nota! Como bien dice Marcos Ordóñez Siguen siendo los reyes (El País). En los archivos de RTVE se puede disfrutar de algunos de sus mejores momentos. Fechas y Horarios: Desde el 21 de enero de 2014. Martes a las 20:30 horas   TEATRO COFIDIS Facebook: faeminoycansadooficial

 
https://www.youtube.com/watch?v=y8AHBgidMHE
 

TEATRO ESPAÑOL Y BARCO PIRATA PRODUCCIONES.  Distribución: PENTACIÓN

presentan

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES

Sergio Peris-Mencheta es un apasionado del teatro.  Después de 'Incrementum', 'Un trozo invisible de este mundo' y 'Tempestad', se consolidó como uno de los nombres clave de la escena española. Ahora vuelve a la dirección teatral con 'Continuidad de los parques', una coproducción del Teatro Español y Barco Pirata, la compañía teatral que dirige. Continuidad de los parques propone un juego perverso, cómico y engañoso; un retablo de apariencias, de continuos equívocos a medio camino entre el realismo y el absurdo, a través de la mirada de algunos de sus personajes en distintas piezas. Un parque, de por sí, ya es un escenario. Citas concertadas, encuentros casuales, conversaciones fútiles que en ocasiones devienen en reflexiones profundas de dos o más individuos. El banco se convierte en el sitio idóneo para la complicidad o el antagonismo, aunque sólo sea por la proximidad física de dos desconocidos. La palabra hace el resto. Este es el punto de partida de las piezas que componen la obra. En Voces, un vagabundo cree escuchar la voz de Dios, inducido por el alcohol. En Seducción, Carlos se ve forzado a asumir una realidad distinta, viendo en Julián a una mujer. En Yeguas en la noche, un hombre es acosado por seres procedentes de su propia imaginación, de los que trata de defenderse y escapar. En Luz verde, un hombre transforma con su imaginación un banco en un taxi, e inicia un recorrido imaginario junto a otro personaje. En Sin cable, Marcos recibe una llamada en su teléfono móvil que resulta ser para el desconocido que tiene a su lado; y en En la manga, Lorenzo inventa una realidad con individuos inexistentes como estrategia para librarse de un ladrón que le acosa. En casi todas estas piezas existe una clara dualidad entre locura y racionalidad, una confrontación entre el inconfundible mundo exterior observado por un personaje y la visión modificada, desde el interior, por parte de otro personaje. Continuidad de los parques bebe del espíritu de los relatos de Roald Dahl y de Saki. Su afán común es el de sorprender, con ingenio y sentido del humor; componer situaciones donde el desenlace imprevisto dé sentido a la extrañeza inicial. Los personajes adquieren su verdadera dimensión, su comportamiento “coherente”, una vez sobrepasan el umbral de lo incomprendido. El espectador es claramente manipulado, forzado a la apariencia de los hechos, para conseguir llevarle al terreno de la diversión. Estamos ante una obra repleta de sorpresas, ágil, desconcertante y eminentemente divertida.
  • Descargar revista pedagógica que ofrece El Teatro Español: La Diabla.

 TEATROS DEL CANAL 

 

Los Teatros del Canal acogen ‘Otro mundo es posible’, las más bellas historias sobre la amistad con música en vivo.

La compañía L´Om Imprebís nos demostrará que Otro mundo es posible mediante el teatro de sombras, objetos, marionetas, música y danza. Los niños podrán disfrutar de esta obra en tres únicas funciones los días 30 de noviembre, 7 y 14 de diciembre. En 2005, la compañía ya cosechó un gran éxito con su espectáculo infantil Moon, en el que el público asistía al encuentro de una serie de amigos de diferentes países, continentes y culturas que recordaban el día en que se conocieron. En este nuevo espectáculo, María, una niña española, llega al mundo de Moon, un lugar donde no existe el espacio ni el tiempo. Allí queda maravillada con las historias de Nimbe, Okindala y Ovidio, y descubre que, a pesar de todo, Otro mundo es posible. Este espectáculo forma parte además de la campaña escolar de los Teatros del Canal y los alumnos de distintos colegios podrán disfrutar de este montaje del 30 de noviembre al 14 de diciembre en la Sala Verde de los Teatros del Canal. ACTORES Claudia Coelho/LUANDA, ANGOLA Gorsy Edu/EBEBIYIN, GUINEA Yolanda Eyama/MIKOMISENG, GUINEA Sara Nieto/MADRID, ESPAÑA José Juan Rodríguez/LA HABANA, CUBA FICHA UN ESPECTÁCULO DE  Santiago Sánchez ESCENOGRAFÍA    Dino Ibáñez TRABAJO DE OBJETOS    Edu Borja DISEÑO DE ILUMINACIÓN    Rafael Mojas y Félix Garma MÚSICA    Yayo Cáceres COREOGRAFÍA    Carmen Werner VESTUARIO    Xus Tristancho/ Elena Sánchez Canales CONSTRUCCIÓN ESCÉNICA    Pascualín, S.L. Jordi Castells DISEÑO GRÁFICO    MINIM Comunicación AYUDANTE DE DIRECCIÓN    Susana Gómez PRODUCCIÓN    Ana Beltrán Los días 30 de noviembre y 7 y 14 de diciembre en la Sala Verde de los TEATROS DEL CANAL  

EL NOMBRE DE LA ROSA

    La gran novela de misterio de Umberto Eco, escrita en 1980 y adaptada al cine seis años más tarde por Jean-Jacques Annaud, está de gira por nuestro país gracias a la adaptación que Ados Teatroa ha hecho para las tablas. Estarán en el Teatro Nuevo Apolo del 5 de febrero al 30 de marzo.   El Nombre de la Rosa (1980) es la primera novela del ensayista y semiólogo italiano Umberto Eco, y fue escrita –según confiesa el autor- por haber descubierto, en edad madura ”aquello” sobre lo cual no se puede teorizar, aquello que hay que narrar. Y eso que sintió que había que narrar, más allá de las teorías, son las peripecias de fray Guillermo de Baskerville y su alumno, Adso de Melk, mientras tratan de desentrañar una serie de extrañas muertes que se suceden en una abadía benedictina en el siglo XIV. Con la Edad Media como telón de fondo, El nombre de la rosa contiene una original mezcla de relato detectivesco a lo Agatha Christie y novela culta, y se revela como una aventura laberíntica, que participa de las características propias de la novela policíaca, la crónica medieval, o la alegoría narrativa. Su apasionante trama, llena de golpes de efecto, nos deslumbra además con la reconstrucción portentosa de una época, de sus diversas formas de pensar y los conflictos que entre ellas se desatan.   REPARTO Guillermo de Baskerville – Juan Fernández Adso de Melk – Juan José Ballesta Remigio da Varagine y otros – Pedro Antonio Penco Abad Abbone – David Gutiérrez Jorge de Burgos – Cipri Lodosa Malaquías de Hildesheim y otros – Jorge Mazo Salvatore – Koldo Losada Ubertino da Casale y otros – José María Asín Bencio / Bernardo de Gui – Miguel Munárriz Berengario da Arundel y otros – Javier Merino Severino da Sant’ernmerano y otros – César Novalgos Joven mendiga y otros – Inma Pedrosa EQUIPO ARTÍSTICO Autor - Umberto Eco Dirección – Garbi Losada Adaptación – José Antonio Vitoria, Garbi Losada Producción ejecutiva – José Antonio Vitoria Diseño iluminación – XABI LOZANO Música original – JAVIER ASÍN Diseño escenografía – MARKOS TOMAS Diseño vestuario – TYTTI THUSBERG Diseño atrezzo y mobiliario – GORKA ESNAL Diseño sonido – ASIN SOUND Diseño gráfico – ESTUDIO LANZAGORTA Una producción de : ADOS TEATROA TRES TRISTES TIGRES AL REVÉS PRODUCCIONES LA NAVE PRODUCCIONES Districución: PENTACIÓN DEL 5 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO  TEATRO NUEVO APOLO    

•TEATRO FERNÁN GÓMEZ

  Una vida robada, antes titulada La Mala Memoria. La trama real de los bebés robados que sucedió en España entre los años 60 y 90. Utilizando al personaje de Luz como elemento edípico, que busca una verdad cuya revelación será difícil de asimilar, “Una vida robada” explora el tema de la propia identidad, habiendo sido esta violentamente sustraída. ¿Hasta qué punto podríamos bucear en nuestro árbol genealógico sin sufrir un shock? ¿De verdad queremos saber de dónde venimos? ¿Cuál es el precio que paga una persona por saber quién es? ¿Es cierto el dicho que la verdad te lleva a todas partes menos donde tú quieres? ¿Es necesario cerrar las heridas del pasado para poder vivir el presente? “Una vida robada” es un espectáculo heredero de obras como “El Pato Salvaje” de Ibsen, “Edipo Rey” de Sófocles o “Incendies” de Wajdi Mouawad. “Una vida robada” plantea cómo la verdad “de los demás” es irreconciliable con la verdad “individual”.

Descripción

El personaje de Luz (Ruth Gabriel) irrumpe en la residencia del Doctor Nieto (Carlos Álvarez-Novoa) buscando una verdad que terminará alterando el destino de los habitantes de la casa. Olvido (Asunción Balaguer) es la guardiana del misterioso archivo del Doctor y la protectora de su hijo Julio (Liberto Rabal). La inquebrantable voluntad de Luz por descubrir el secreto que esconde la familia del Doctor Nieto provoca un inesperado desenlace entre lo trágico y lo esperanzador. FICHA Autor: Antonio Muñoz de Mesa Director: Julián Fuentes y Antonio Muñoz de Mesa Escenografía: Iván Arroyo Iluminación: Jesús Almendro Espacio Sonoro: Inaki Rubio Reparto: Ruth Gabriel, Carlos Álvarez Novoa, Asunción Balaguer y Liberto Rabal Una producción de Juanjo Seoane Fechas y horarios: Del 11 de ENERO al 2 de MARZO 2014 De martes a domingo a las 19.30h. Domingos 18.30h   TEATRO FERNÁN GÓMEZ    

TEATRO VALLE INCLÁN 

    Las Comedias bárbaras narran el esplendor y la decadencia de una estirpe galaica de altivos y despóticos señores feudales encarnados en la figura de Don Juan Manuel Montenegro. Nuestra versión arranca con las primeras escenas de Romance de lobos cuando el Caballero, atormentado por la culpa y funestos presagios de muerte, decide embarcar hacia Flavia Longa donde acaba de morir su esposa Doña María. Durante la travesía evocará su desenfrenada historia en un recorrido retrospectivo por las más destacadas escenas de Cara de Plata y Águila de Blasón. Escritas bajo los presupuestos de la estética simbolista plantean retos de puesta en escena imposibles para la realidad teatral de su tiempo que aún siguen suscitándose con el controvertido asunto de cómo llevar a las tablas estos textos rebosantes de complejas e irrepresentables acotaciones. Ahora bien, si por un lado don Ramón escribe estas obras fundamentalmente para la ensoñación del lector en sintonía con las tesis idealistas que consideran como mejor representación aquella que cada cual imagina cuando lee, su condición de hombre de teatro confiere a estos textos una  extraordinaria e inspiradora potencialidad escénica que provoca, ¡y de qué modo!, la imaginación creadora de sus eventuales intérpretes. Y es que Valle no sólo es literatura, deslumbrante literatura, sino también uno de los más grandes renovadores de la escena europea del siglo pasado, un dramaturgo genial que logra trascender el estrecho marco del drama psicológico para proponer un teatro de impacto y conmoción con personajes movidos por arrolladoras fuerzas primarias como es el caso de esta trilogía que aquí presentamos: un colosal  monumento dramático que parte de las sagas heroicas de la tragedia griega, se detiene a beber en fuentes lopescas y shakesperianas y, finalmente, tras recoger algunos postulados de la ópera wagneriana, termina prefigurando ese género creado por el propio don Ramón que conocemos como Esperpento. Nuestra apuesta, en fin, ha optado por zambullirse de lleno en este mundo bárbaro y poético renunciando a toda pretensión de traslación  literal –ahí siempre perderíamos la batalla- para, por el contrario, conformar con los actores un lenguaje autónomo y específicamente teatral a partir de la palabra de don Ramón: una palabra que da cuenta del apogeo y la decadencia de un hombre que emprende un viaje expiatorio de arrepentimiento y redención hasta su inmolación junto a un grupo de mendigos: las voces encendidas de los desposeídos confrontadas a las de los herederos del Mayorazgo, lobos degradados de un linaje que renunció a los valores de la épica feudal por una codicia devastadora cuyos aullidos anuncian una nueva era salvaje y banal… “¡Malditos estamos! Y metidos en un pleito para veinte años.”  Con esta frase se cierra la trilogía, una frase que el autor de Luces incorporó mucho después de las primeras ediciones, cuando ya el ominoso siglo veinte empezaba a apuntar maneras. “¡Malditos estamos! Y metidos en un pleito para veinte años.”  El Esperpento, esa cosa tan nuestra. Ernesto Caballero  

REPARTO

Gonzalito/Marinero 4     Fran Antón     Caballero     Ramón Barea     Pichona/Andreíña la sorda/ Doña Moncha     Ester Bellver     Cara de Plata/Manco de Gondar    David Boceta     Farruquiño/Marinero 3     Javier Carramiñana  Pedrito/Patrón de la barca     Bruno Ciordia Molinero/Pobre de San Lázaro     Paco Déniz     Jeromita/Juana la Manchada/Viuda   Silvia Espigado   Rosalva/La mujer del Morcego     Marta Gómez   Andreíña      Carmen León   Mauro/Marinero 2    Toni Márquez   La Roja      Mona Martínez   Sabelita      Rebeca Matellán   Rosendo/Marinero 1     Iñaki Rikarte     El Morcego/Bieto Zagal/Alguacil   José Luis Sendarrubias   Fuso Negro/Capitán de los ladrones  Edu Soto Capellán/El viejo de Cures     Juan Carlos Talavera  Don Galán     Janfri Topera     Abad/Escribano/El manco leonés   Alfonso Torregrosa  Doña María/Dominga de Gómez   Yolanda Ulloa   Liberata/Paula la Reina     Pepa Zaragoza   Músicos: Javier Coble, Kepa Osés   

EQUIPO ARTÍSTICO

 Escenografía:  José Luis Raymond Vestuario y caracterización: Rosa García Andújar Iluminación: Valentín Álvarez  Música: Javier Coble  Ayudante de dirección: Víctor Velasco  Producción: Centro Dramático Nacional   Del 29 de noviembre de 2013 a 19 de enero de 2014 Horarios: Martes a sábados: 19:00 horas. Domingos: 18:00 horas  Teatro Valle-Inclán  
 

[highlight_red] • TEATRO GALILEO [/highlight_red]

  Risas a carcajadas en esta comedia dirigida por Paco Mir e interpretada por dos grandes actores cómicos, Ricard Borràs y Pep Ferrer . La banqueta nos cuenta una historia divertida, refinada. inteligente e inteligible. Dos reconocidísimos concertistas de piano a cuatro manos preparan su próxima gira por Japón en Schlern, un pueblo idílico de los Alpes italianos. Pero los más de veinte años que llevan tocando codo con codo les complica las cosas. La calma y el aire puro de esa localidad no juegan a su favor sino todo lo contrario. La banqueta en la que reposan su anatomía, se hace a cada momento más y más pequeña. Con una gran dosis de humor inteligente pero inteligible veremos como día a día los fantasmas alimentados durante dos décadas salen de su escondite para hacerles la vida imposible. Paco Mir Director Nací en el 57 y enseguida vieron que era varón y que tendrían que llamarme Francisco, que era lo tradicional en la rama Mir de la familia. De pequeño pasé por una etapa de “Currito” (para diferenciarme de mi padre, a quien llamaban Curro) e incluso por una de “Currito de Oro” que años más tarde, todo se aprovecha, utilicé como pseudónimo de un personaje que era torero. Finalmente todo el mundo se puso de acuerdo y me llamaron Paco. Iba para estudiante de Bellas Artes (que en realidad quería dibujar tiras cómicas) cuando tropecé casualmente con el teatro y, hoy en día, después de patear escenarios de todo el mundo durante más de 32 años, de crear ocho obras con TRICICLE, de escribir cuatro, de ganar dos premios Max, de producir varias series de televisión, de crear campañas de publicidad y de adaptar y dirigir (con un cierto éxito) un pequeño montón de teatro, zarzuela y ópera, aún tengo la sensación de que estoy en el mundillo del espectáculo por casualidad. Por si las moscas, nunca he dejado de dibujar. FICHA Autor Gérald Sibleyra Director: Paco Mir Ayudante de dirección: Gilbert Bosch Intérpretes: Richard Borrás y Pep Ferrer Una Producción de: Botarga y Vania En cartel: del 12/11/2013 al 05/01/2014 Fechas y Horarios: Desde el 12 de noviembre de 2013. Miércoles, jueves y viernes 20:30 h., sábados 19:30 y 21:30 h., domingos 19:00 horas.  TEATRO GALILEO  
[video id="5x81FLqHYjE" type="youtube" width="560" height="315"]
[button style="1" caption="+ INFO." link="http://www.gruposmedia.com/cartelera/la-banqueta-paco-mir/"][/button] [button style="1" caption="DOSSIER" link="http://www.gruposmedia.com/wpdf/la-banqueta-paco-mir-smedia-dossier.pdf"][/button] [button style="1" caption="COMPRA ENTRADA" link="http://www.entradas.com/entradas/la-banqueta-evento_1_2_28_77842"][/button]  

TEATRO COFIDIS

  El protagonista de este divertidísimo vodevil  Locos por el té nunca se ha subido a un escenario, a diferencia de la actriz protagonista que tiene muchísimas tablas. La directora, tan inglesa como el vodevil, tratará de poner orden a las disparatadas situaciones. La sorpresa llegará cuando el día del caótico estreno, el espectáculo se convierta en una bomba de relojería que divertirá y sorprenderá a todos.   DESCRIPCIÓNLocos por el té” es una comedia original francesa, escrita por los autores Patrick Haudecoeur y Danielle Navarro, que se estrenó en Francia por primera vez en 1990. En cuanto la obra sube a escena ese año, se convierte en un éxito inmediato, superando 700 representaciones en el Café de la Gare de París y permaneciendo en cartel durante tres años consecutivos, de 1991 a 1993, en el Théâtre des Variétés, también en París, además de la fructífera gira que la compañía realiza por toda Francia. Patrick Haudecoeur, su autor y actor protagonista, decide volver a montar la obra en 2010, por petición expresa del director del prestigioso Théâtre Fontaine de París: de manera inmediata la comedia se coloca en el puesto número uno del box office parisino, permaneciendo en cartel hasta la fecha de hoy y superando más de 1000 representaciones. Se podría pensar que este maravilloso vodevil es solo un culto al divertimento, pero además de su éxito de público, la obra goza de manera privilegiada del éxito de la crítica y de la profesión teatral. Tanto es así, que termina siendo finalista a los Premios Molière en 2010, para coronar su trayectoria en 2011 recibiendo el PREMIO MOLIÈRE A LA MEJOR COMEDIA.   FICHA Autor: Patrick Haudecoeur y Danielle Navarro. Versión: Julián Quintanilla Dirección: Quino Falero Aydte. dirección Rocío Vidal Escenografía y vestuario Elisa Sanz Iluminación Alfonso Ramos Vestuario Ángeles Marín y Gabriel Besa Ayudante de escenografía y vestuario: Mónica Boromello Espacio Sonoro Ana Villa y Juanjo Valmorisco Diseño Gráfico y fotos Javier Naval Prensa y comunicación Truc Comunicación Realización escenografía Mambo Decorados, Cledin, Gerriets Distribución Clara Pérez Dirección de producción Nadia Corral Producción ejecutiva Elisa Fernández Una producción de LAZONA, Flower Power, Bitó Produccions, Cow Events, TRUC Comunicación, Qué arte! y Verteatro.   REPARTO Mª Luisa Merlo es Sofía Juan Antonio Lumbreras es Juan José Luis Santos es Arturo Esperanza Elipe es Claire Ángel Burgos es Curro Óscar de la Fuente es Domingo Rocío Calvo es Chusa   Fechas y Horarios: Desde el 16 de enero al 1 de junio Miércoles, jueves y viernes 20:30 h., sábados 19:00 y 21:30 h., domingos 19:00 h  TEATRO COFIDIS Facebook: locosxte María Luisa Merlo, en su mejor momento - 31/01/14 (Entrevista en 'Déjate de Historias') CRÍTICAS  

   

 TEATRO MARQUINA 

 
  • El día 30 de noviembre llegará al Teatro MarquinaEl Principito” de Antoine de Saint-Exupéry adaptada y dirigida por Sergio Sáldez.
  El Principito la obra más famosa del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, se sube a los escenarios del teatro Marquina para entretener a pequeños y mayores. Escrita en 1943 por el piloto francés Antoine de Saint-Exupéry, este personaje ha traspasado generaciones recordando a los humanos que “no se ve bien con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos”. El Principito es en apariencia un cuento para niños aunque en realidad es una historia de un niño escrita para adultos; o si se quiere, es una vuelta atrás, un retorno a la infancia: ese gran territorio de donde todos hemos salido. Porque todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan… Esta función de teatro va destinada especialmente a todos los niños; y también a todos esos adultos que ya han olvidado el niño que fueron, y que sigue durmiendo dentro de ellos. Es un verdadero canto al AMOR Y A LA AMISTAD y rescata los mejores sentimientos humanos olvidados.   FICHA Autor: Saint-Exupéry Dirección y adaptación: Sergio Sáldez Reparto: Alberto Arcos, Jesús Amate, Ana José Bóveda, Kiko Gutiérrez y Mónica Bilbao Producción de “How are you” y “Tercio Sentido Producciones”. FECHAS Y HORARIOS: 30/11/2013 - 06/01/2014 sábados a las 17.00h y domingos a las 12.00 y 16.00h.  TEATRO MARQUINA Facebook: El-Principito-en-Teatro-Marquina  

1941.BODAS DE SANGRE

 

Producción Tejido Abierto Teatro presenta

 

1941.BODAS DE SANGRE

de Federico García Lorca Dramaturgia y Dirección Jorge Eines

  El Centro Dramático Nacional presenta "1941.  Bodas de sangre" de Federico García Lorca.  Dramaturgia y Dirección de Jorge Eines. A partir del 5 de diciembre de 2014 en el TEATRO VALLE-INCLÁN.  

SINOPSIS

Bodas de sangre es, junto con La Casa de Bernarda Alba y Yerma, la obra más significativas y representadas del teatro de Federico García Lorca. Esta Bodas de Sangre es una apuesta por la poesía lorquiana inmersa en las raíces flamencas donde la tragedia andaluza se convierte en teatro. Para su puesta en escena se proponen dos universos: en uno, los actores que protagonizan esta obra hablan, cantan, construyen el mundo particular, cerrado y profundo de la malograda boda; y en otro, construyen la realidad de la época en la que se representa este ensayo de la obra lorquiana. Estamos en el año 1941. García Lorca vetado como autor subsiste en la voluntad creadora de nueve personas. Una escenografía austera y elocuente a un tiempo, es el puente escogido para que nuestra versión de esta joya de la dramaturgia del siglo XX pueda desarrollarse y abrir las dos tragedias que se muestran: una calurosa y densa tarde de muerte y una fría y temerosa época de censura. "Teatro dentro del teatro. Muñecas rusas infinitas. Nuestro juego favorito. Así, nos presenta Jorge Eines Bodas de Sangre, con un punto de partida similar al de sus anteriores lecturas de Shakespeare (Ricardo III) y Beckett (Tejido Beckett), jugando muy en serio al juego de jugar. La compañía nos entrega su nueva pieza dentro de una caja en la que pone “Teatro” en el exterior y que contiene exactamente eso: puro teatro. La acción se sitúa en 1941, en el epicentro de nuestra memoria (histórica) con un grupo de actores interpretando la obra en un universo reprimido, tal y como sucedió en la vida real. Actores de lo prohibido. Actores con un pie en la caja y otro fuera. En este caso, el envoltorio no podría ser más coherente, puesto que Lorca también fingió, practicando peligrosamente un teatro que no le permitieron hacer y explotando cada minuto de una vida minúscula que tampoco le permitieron vivir. Por desgracia, su caja no contenía teatro. De hecho, su caja no contiene nada. A día de hoy, sigue vacía. Como ven, la mirada poliédrica de Tejido Abierto, enseguida, nos lleva a terrenos verdaderamente interesantes que se repliegan sobre sí mismos para cuestionarse y cuestionarlo todo.” Fernando Epelde  

REPARTO

Mariano Venancio Jesús Noguero Carmen Vals Beatriz Melgares Luis Miguel Lucas Inma González Carlos Enri Daniel Méndez Danai Querol  

FICHA ARTÍSTICA

Autor: Federico García Lorca Dirección y Dramaturgia: Jorge Eines Ayudante de Dirección: Eider Elorza Escenografía: Carlos Higinio Esteban Vestuario: Kristina González Iluminación: Rubén Martín Fotografía: Iván Rodríguez Espacio Sonoro: Luis Miguel Lucas Producción Tejido Abierto Teatro En el Teatro Valle-Inclán (Sala Francisco Nieva) del 5 de diciembre de 2013 al 12 de enero de 2014.  

 TEATRO INFANTA ISABEL

 
  • Tras su paso por el Teatro Español se instala en el Teatro Infanta Isabel durante  12 semanas. Desde el 31 de enero al 30 de marzo
  • Fue Irene Escolar quien al leer el texto se lo llevó con entusiasmo a Gerardo Vera.
  Gerardo Vera dirige El cojo de Inishmaan, coproducción del Teatro Español y la nueva productora teatral Grey Garden, con versión de José Luis Collado y con Irene Escolar , Marisa Paredes y Terele Pávez encabezando un reparto de extraordinarios actores, que darán vida a los personajes de esta historia entrañable y sorprendente por su insólita fuerza dramática, capaz de emocionar a todos los públicos. Personajes reconocibles con resonancias de antiguas leyendas celtas (atmósferas muy cercanas al mejor Valle-Inclán) y, gracias al talento de Martin McDonagh, de una absoluta contemporaneidad. Juan Gómez Cornejo, Alejandro Andújar, Luis Delgado y Álvaro Luna completan el equipo ya habitual en las producciones dirigidas por Gerardo Vera. THE CRIPPLE OF INISHMAAN fue representado por primera vez por el Royal National Theatre en el Cottesloe Theatre de Londres el 7 de enero de 1997. El pasado mes de agosto de 2013 se estuvo representando en el West End con Daniel Radcliffe como protagonista. El Teatro Español ofrece una revista pedagógica (La Diabla), donde se hace un análisis de la obra. Descargar   Martin McDonagh, autor de origen irlandés apenas representado en España (La reina de la belleza de Leenane) y heredero de los grandes textos teatrales de Sean O’Casey y John M. Synge, en la mejor tradición clásica, dibuja en esta comedia negrísima un complejo paisaje humano en el que da una extraordinaria vuelta de tuerca a los estereotipos irlandeses: el alcahuete interesado, su nonagenaria madre, la guapa y belicosa amada de Billy, la tía que habla con las piedras de pura preocupación, el adolescente obsesionado con los telescopios, el viudo sensible... Nadie es lo que parece y Billy, el cojo del pueblo, es el espejo que refleja lo mejor y lo peor de cada uno de los integrantes de esa comunidad. Cuando Billy descubre que Robert Flaherty, el famoso documentalista de los años 30, con todo su equipo procedente de Hollywood va a rodar una película en las islas de Arán (Man of Aran, 1934), no tiene ninguna duda de que al fin ha llegado la oportunidad que ha estado esperando toda su vida. Por fin podrá salir de esa cruel Irlanda profunda donde nunca será más que el tullido del pueblo, el huérfano del pueblo, el hazmerreír de todos, para convertirse en una estrella de cine... Más o menos. REPARTO Kate Marisa Paredes Eileen Terele Pávez Jonhypateenmike Enric Benavent Billy Ferran Vilajosana Bartley Adam Jezierski Helen Irene Escolar Babbybobby Marcial Álvarez Doctor Ricardo Joven Mammy Teresa Lozano FICHA ARTÍSTICA Dirección Gerardo Vera Autor Martin McDonagh Versión y traducción José Luis Collado Escenografía y vestuario Alejandro Andújar Iluminación Juan Gómez Cornejo Música Original Luis Delgado (con la colaboración de Garret Wall) Vídeoescena Álvaro Luna Jefe Técnico David Hortelano Ayudante de dirección José Luis Arellano Jefe de producción Jair Souza-Ferreira Prensa José Luis Collado Fotografía y diseño: Javier Naval Construcción decorado: Alfonso Cogollo Carretero Realización vestuario Ángel Domingo Producción ejecutiva Víctor Fernández Guerra Producción Teatro Español y Grey Garden FECHAS Y HORARIOS: Desde el 31 de enero al 30 de marzo. De miércoles a viernes, a las 20.30; sábados, a las 19.00 y 21.30 y domingos, a las 19.00. En el TEATRO INFANTA ISABEL desde el 31 de enero  
https://www.youtube.com/watch?v=FTKAB7FuOHg